Skip to main content
Category

Sobre 2 ruedas

El coraje de la desesperanza: ¡Que el mundo no se deshaga!

By Sobre 2 ruedasNo Comments

Una exposición de arte que servirá como proyecto de recaudación para el Club Rotario Campos en la CDMX.

Este siglo ha estado marcado por conflictos armados, pandemias y diferencias sociales que han estado amenazando a la economía, al medio ambiente y, por consiguiente, a la humanidad. Nadie en todo el mundo ha escapado a su alto impacto, de tal manera que ya no somos los mismo después de haberlos vivido. Estamos llamados, nos dice la experiencia, a ser resilientes.

Importantes líderes políticos, religiosos, organismos civiles, académicos, sociedad civil, han coincidido en alertar a la humanidad de la multiplicidad de los problemas y del tiempo en contra para atenderlos y mitigarlos. Ante tal reto, Jennifer E. Jones, actual presidente de Rotary International, al inicio de su administración hizo un llamado a la comunidad rotaria a que “tomen acciones y sueñen en grande”. El mismo logotipo de su administración lo convirtió en una especie de guía, donde el círculo y los puntos se convierten en una especie de estrella de navegación. Y aun más, “La línea sólida que se encuentra en la parte inferior es lo que se conoce como palo de cavar y se utiliza cuando se realiza un trabajo arduo.” Un símbolo poderoso para “tomar acciones” acordes con nuestros objetivos.

En ese sentido “El Coraje de la desesperanza: ¡Que el mundo no se deshaga!” es el título de la muestra plástica con la que el Club Rotario Campos Elíseos se suma a este conjunto de voces que advierten de una situación compleja, a la que nadie debe, ni puede ser indiferente. A través del arte, concretamente con la pintura, buscamos mediar entre esta realidad, la conciencia colectiva y la acción.

Gracias a Galería Arte Contemporáneo de San Miguel de Allende y el artista EH?, desarrolló las series: “Hilos”, “La pintura es poesía silenciosa y la poesía es pintar con el regalo de la palabra: Simónides de Ceos” y “Símbolos”. La primera de ellas, muestra la majestuosidad de los lugares sagrados de las principales religiones del mundo y ejemplos de resiliencia. Imágenes de símbolos que han sido capaces de recrear y difundir el lenguaje humano, la filosofía, las religiones, la cultura. La segunda serie, EH?¿ explora la forma de relacionar la representación visual de las mujeres con referencias literarias. Soluciones muy coloridas y plagada de símbolos que enaltecen la transformación hecha por estas. El artista logra representarlas, en una pasarela imaginaria, como seres inteligentes, luchadoras, modernas y con una voz fuerte y propia. Obras que, de acuerdo con el artista, retoma el halo dorado del arte bizantino para exaltar lo espiritual, lo divino y establecer un paralelismo entre el poder sobrenatural y el humano.

  1. Hilos
  2. La pintura es poesía silenciosa y la poesía es pintar con el regalo de la palabra: Simónides de Ceos.

3. Símbolos.

Series que se definen como una sola al unirlos en la presente exhibición. En el diseño del nomenclátor o catálogo, utilizó el concepto de la nada tanto en el color negro como en la banda dorada que los invade como símbolo de esperanza.

En la serie “Hilos”, el artista busca representar, en la apariencia de la arquitectura, la presencia divina de las cinco religiones más importantes del mundo, definidas por el número de creyentes que al renglón son: Judaísmo, Cristianismo, Islamismo, Budismo e Hinduismo, presentadas en la proyección de monumentos sacralizadores por sus practicantes.

page4image1797344

Wat Arun, Bangkok, Tailandia (2022), EH?¿, serie: Hilos, óleo sobre hoja de oro y tela, 140 x 190 cm.

 La idea plástica se construyó sobre la base de que cada “Hilo” (religión) es la oración sobre lo que se construye el rostro piadoso de Dios; independientemente del nombre que tenga. En la obra “Que el mundo no se deshaga” se aprecia una caída interminable de engranes y piezas de maquinaria que definen la historia como un cúmulo de chatarra en la que sobresale la creencia de la fe, resaltando los íconos que identifican cada religión; confiando en que la rueda de veinticuatro dientes gire permanentemente en la búsqueda del altruismo hacia nuestros semejantes.

La segunda serie “La pintura es poesía silenciosa y la poesía es pintar con el regalo de la palabra: Simónides de Ceos” la construye adverbialmente sobre dos conceptos que se diferencian completamente: la moda y la filosofía. Referencias unidas en la problemática actual del streetwear y el normcore, en cuanto definen la manera social en que nos representamos, v. gr., la actual tendencia del normcore. Al decir de los influencers “Es una crítica a la individualización, a querer ser único. Va en la dirección opuesta, bajo el lema: no, no soy peculiar, solo soy parte de la masa.” (DW, 13 nov, 2014). Idea expuesta en el libro “People of that one first century”, del autor Jon Hójek, quien fotografió a gente común, con cámara oculta en las calles de París, Ámsterdam, Nueva York y Shanghái, concluyendo que a partir de su trabajo, de más de 20 años, vio que la mayoría de ellos se viste igual en cualquier parte del mundo, no importa el estilo, no hay nada único, todo se repite.

 

En el texto de sala para la exposición Erik Castillo escribe: «Las series de EH?¿ que conforman la exposición que aquí se comenta, Hilos, La pintura es poesía silenciosa y la poesía es pintar con el regalo de la palabra: Simónides de Ceos, y Símbolos, se muestran, en efecto, bajo un título-concepto que las integra de manera singular: El coraje de la desesperanza: ¡Que el mundo no se deshaga! EH?¿ conecta la primera de dichas series con la recuperación metafórica de la energía de lo sagrado, a través de la representación (contemporizada) de la arquitectura de los templos emblemáticos de distintas confesiones religiosas».

El Club Rotario Campos Elíseos invita sus socios, a la comunidad rotaria y sociedad civil a participar en este proyecto de recaudación comprando sus boletos para la rifa de 8 de estas obras plásticas, cortesía del artista EH  a través de la Galería Arte Contemporáneo de San Miguel de Allende.

“El coraje de la desesperanza: ¡que el mundo no se deshaga!” se inaugura martes 1 de noviembre de 2022,a las 19:00 horas en el Museo casa del risco Plaza de san jacinto 5 y 15, san ángel. Alcaldía álvaro obregón. Ciudad de méxico. Permanencia: del martes 2 al domingo 6 de noviembre, de 10:00 a 17:00 hrs

.

Volumen y color exposición individual de Chica Ayala

By Sobre 2 ruedasNo Comments

Desde el inicio de su carrera Chica Ayala se ha dado a la tarea de experimentar nuevas técnicas: ha trabajado con resinas, piedras, fósiles, óleo, solventes, acrílico en hilos de pinturas que se desbordan. Describe sus obras, tanto en escultura como en pintura, como accidentales, abstractas, ya que no sigue un proceso rígido al momento de la producción.

 

Chica Ayala (Monterrey, Nuevo León, 1974) es una escultora y pintora que en las últimas décadas se ha adentrado en obras abstractas donde el color y la libertad en las formas son el eje principal por el cual transita su obra en la que puede crear universos de representaciones y tonalidades, y los que veremos en su exposición Volumen y color que se inaugura el miércoles 28 de octubre a las 18 horas en el Centro Cultural Pedregal .

Chica Ayala inició realizando vitrales irregulares creados con resinas y elementos de la naturaleza con los que logró contornos con una variación de tonalidades translúcidas en crear universos de formas y colores. Se ha dado a la tarea de experimentar nuevas técnicas para poder materializar diferentes tipos de contenido. Describe sus obras como accidentales, ya que no sigue un proceso rígido al momento de la producción. Trabaja con resinas, piedras, fósiles, óleo, solventes, acrílico en hilos de pinturas que se desbordan para dar volumen como si fueran sentimientos opuestos, como es la condición humana pues su trabajo

Para esta muestra ha sumado al lienzo la espesura del color como una eclosión que parece salir de cada obra, formando abstracciones y rupturas sutiles, siempre cromáticas que dejan entrever, acaso, lo que cada pieza esconde sobrepuesta para ofrecer “otras” lecturas… una explosión de color, una mancha en la que está la melancolía o la alegría del momento de creación. Algunas veces, al concluir una obra, nuevamente la interviene con más color que queda dentro como si se tratase de un tatuaje de la propia alma o la infancia como el destino impostergable.

Su obra es resultado de una artista íntimamente relacionada con el paisaje de la naturaleza, una obra intervenida que amasa, mezcla, manipula, moldea, pule, trabaja, labra y pinta con resultados de una obra epóxica como reflexión en torno la condición humana, armonía con el hábitat y sentido a la existencia.

Volumen y color mostrará más de 20 piezas en la que hay sobre todo pintura, pero también escultura, de esta artista en donde veremos acrílicos, chorros de tinta y pigmentos, resinas de combinación epóxica en las que amasa, mezcla, manipula, moldea y pule cada obra.

Chica Ayala (1974) es una artista plástica originaria de Monterrey, Nuevo León, México. Su carrera como artista comenzó en el 2007, año en el que inició también sus estudios dentro de la escultura en el Diplomado en Introducción a la Escultura en el Museo El Centenario en Monterrey. Posteriormente, continuó sus estudios en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, con un segundo diplomado en Escultura. Del 2012 al 2018 estudió nuevas técnicas como cerámica y Raku junto a la maestra Hilda San Vicente en el taller El Olvido. En 2014, entró al taller del artista Gustavo Salmones en la Ciudad de México, donde aprendió técnicas escultóricas tradicionales. Desde el inició de su carrera artística, Chica Ayala se ha dado a la tarea de experimentar con nuevas técnicas dentro de la misma resina, su medio preferido, no solo para encontrar un lenguaje plástico propio, sino para poder materializar diferentes tipos de contenido a través de su obra. Ella misma cataloga a sus piezas como accidentales, ya que no sigue un proceso rígido al momento de producir.

Se trata de una obra en constante exploración, con el propósito de innovar y encontrar nuevos medios de expresión para manifestarse. Su intención es expresar el comportamiento social en un interés enfocado en las características de toda personalidad: el ying y el yang que todo ser posee: el yin que significa lo femenino, la luna y la noche, la fuerza pasiva del universo; el yang lo masculino, el sol y la luz: ambas fuerzas constituyen la base del universo y los contrastes de la condición humana. Estos contrastes los simboliza en sus obras en la contraposición de los colores, así como también en la combinación de los diferentes materiales que utiliza. Casi al concluirlas algunas obras son intervenidas por otro color, pero el primero queda dentro como si se tratase de un tatuaje, propia alma o la infancia que es destino. La utilización de los acrílicos con acabado mate simboliza, de algún modo, la oscuridad y la furia de la existencia; la resina, que es luminosa, pretende representar la bondad o la virtud de cada ser.

Ha presentado su obra en países como Estados Unidos, Panamá, Belice y por supuesto, en México. Su obra se encuentra en colecciones privadas en Estados Unidos y México. Ha expuesto junto a artistas como Leonora Carrington, Gunther Gerzso, Pedro Friedeberg, Isabel Pérez Duarte, Philip Bragar, Gustavo Aceves, entre otros.

Volumen y color de Chica Ayala se inaugura el miércoles 26 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Pedregal -Av. de Las Fuentes 557, Jardines del Pedregal-. Y estará abierta hasta el 8 de noviembre de 2022. La entrada es libre.

La cultura y sus creadores de Baja California en Los Pinos

By Sobre 2 ruedasNo Comments

Del 21 al 23 de octubre de 2022, el Complejo Cultural será la residencia de comunidades pai pai, cochimí, kumiai, kiliwa y cucapá, así como creadores contemporáneos de otras disciplinas quienes darán una muestra de su arte y tradición

Jesús Bautista y su Big Band presentan Tributo a los grandes cantantes de Jazz: Frank Sinatra, Tony Bennet, Bobby Darin y otros. El domingo el escenario será Cencalli a las 17:00 horas

El gobierno del estado de Baja California, a través del Instituto de Cultura de Baja California, con apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Complejo Cultural Los Pinos, lleva a cabo el festival “Baja California en Los Pinos”, del 21 al 23 de octubre de 2022, de 11:00 a 18:00 horas.

El encuentro de culturas, arte y comida tradicional forma parte del proyecto “México en Los Pinos”, el cual tiene el objetivo de difundir y promover la diversidad cultural, las artes tradicionales y la gastronomía de diversas entidades del país, en línea con el objetivo de la Secretaría de Cultura federal por descentralizar la oferta cultural y, además, fortalecer las economías de las y los creadores de los estados.

En la inauguración al hacer uso de la voz, Alejandra Frausto Guerrero dio la bienvenida a las y los artistas e integrantes de las culturas originarias de Baja California, pai pai, cochimí, kumiai, kiliwa y cucapá, e indicó: “Solamente las culturas de México podrían devolverle la dignidad a este lugar (Los Pinos), solamente la creación, el arte, el respeto por la mayor riqueza, -que es la diversidad cultural-, podía devolver el señorío de lo que somos a un lugar donde se planearon las peores tragedias que nuestro país heredó. Un país en donde se olvidó que los pueblos originarios eran el centro de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, en donde se vio que la cultura era para unos cuantos”.

A su vez, la titular de Cultura de Baja California Alma Delia Ábrego Ceballos, comentó: “Hemos venido desde el norte para mostrar el orgullo de ser bajacalifornianos, pero no venimos solos. Estamos aquí con los vinos del Valle de Guadalupe, la gastronomía BajaMed y nuestro baile regional del calabaceado y la diversa mezcla cultural que deja a su paso la migración de culturas milenarias; como la china, asentada en chinesca de Mexicali, o como la rusa, que está presente en Ensenada”.

Durante estos días, Baja California en Los Pinos tendrá una venta de arte popular y productos elaborados por las comunidades pai pai, cochimí, kumiai, kiliwa, cucapá y yumana, además, se podrán degustar platillos típicos y disfrutar vinos producidos en la región en la zona del Helipuerto.

A la par, en distintos espacios del Complejo Cultural se llevan a cabo presentaciones de danza y música, además, se tienen exposiciones y una instalación sonora, todo, relacionado con las culturas de este estado.

En la apertura de este Festival estuvieron presentes: la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero; la directora general del Instituto de Cultura de Baja California, Alma Delia Ábrego Ceballos; el director del Complejo Cultural Los Pinos, Homero Fernández Pedroza; la directora general de Vinculación Cultural, Esther Hernández Torres, el director general de Cultural Populares Indígenas y Urbanas, Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, y de diversos integrantes de la comunidad cultural de Baja California.

La entrada a todas las actividades del Complejo Cultural Los Pinos es gratuita.

Para conocer la programación completa de “Baja California en Los Pinos” se pueden seguir las redes sociales del Complejo Cultural Los Pinos(@CC_LosPinos), Facebook (/LosPinos.Cultura) e Instagram (@cc_lospinos).

El mexicano Rodrigo de Zayas, participará de las celebraciones a Picasso.

By Sobre 2 ruedasNo Comments

Málaga, España.-  Málaga se le conoce como la ciudad de los museos y promotora de la cultura.  Octubre se distingue por tener dos actividades donde se suman centenares de personas en torno a las bellas artes. La Noche en Blanco y el XXXV Octubre Picassiano.

Los cuatro elementos, que no pudieron convertirse en arte en 2020 por la pandemia, tuvieron  una nueva oportunidad en la Noche en Blanco. Tierra, fuego, agua y aire fueron  la clave de las más del centenar de actividades que se ofrecieron a la ciudadanía con carácter gratuito por seis horas.

 Las propuestas ofrecidas en La Noche en Blanco han vuelto a dividirse un año más en categorías. Hay que destacar que la categoría con más visitas, aunque no más actividades (8), ha sido la de Acciones Artísticas en la Calle que ha contabilizado un total de 68.715. Lo que demuestra que estas acciones programadas específicamente para La Noche en Blanco resultan especialmente atractivas para la ciudadanía. La siguiente categoría con más visitas y 34  propuestas ha sido la denominada Arte, Museos y Exposiciones que han recibido 37.058 visitas. En tercer lugar se ha situado la categoría de Música y Danza que es la que ha contado con una mayor oferta: 39 actividades. Las visitas registradas han sido de 25.091. Por el punto de información han pasado 18.000 personas.

El homenaje al artista, Pablo Ruiz Picasso, en el 141 aniversario de su nacimiento se completa con un encuentro de Urban Sketchers y la XVI edición de Picasso en las bibliotecas.

Cinco conferencias, un concierto de jazz, una nueva exposición temporal y la celebración de Picasso en las bibliotecas formarán parte de las actividades programadas con motivo de la XXXV edición del Octubre Picassiano. Este evento, que coincide con el aniversario del nacimiento de Pablo Picasso, se centra en la vida y obra del artista malagueño desde una perspectiva divulgativa con el objetivo de dar a conocer los aspectos menos conocidos de su biografía.

El XXXV Octubre Picassiano arrancará el 24 de octubre con la conferencia inaugural del Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística de la Universidad de Málaga, a cargo de Luis Sazatornil Ruiz, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Cantabria, y que lleva por título La imagen artística de Andalucía en Europa: de los viajeros a las exposiciones universales.

José María Luna director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso informó que en la fecha del 141 cumpleaños de Picasso, el 25 de octubre, se celebrará un concierto de jazz en el salón de actos de la Casa Natal con Antti Sarpila Hot Trio, también se ha organizado un encuentro del colectivo Urban Sketchers de Málaga para dibujar en las distintas salas de la Casa Natal y una visita guiada por el espacio expositivo para conocer su nueva museografía.

“Además, la Colección del Museo Ruso se suma a esta celebración con un concierto en su auditorio de la pianista Alexandra Dovgan que, con tan solo 15 años, ha asombrado al mundo de la música por su excepcional madurez y virtuosismo a la hora de tocar” explicó Luna.

La siguiente cita será el 3 de noviembre con la conferencia Marius de Zayas, artista de origen andaluz, presentador de Picasso en Nueva York, que ofrecerá Rodrigo de Zayas, hijo del polifacético artista mexicano con raíces andaluzas, que introdujo a Picasso en la ciudad estadounidense y a quien el artista malagueño concedió la primera y más completa entrevista. Este crítico y galerista, entre otras facetas, publicó Cuatro litografías, una carpeta de grabados que propició la primera exposición de Picasso en Estados Unidos y que actualmente pertenece a la colección del Museo Casa Natal Picasso.

  Fotos: J. Carlos Santana

El silencio: clinamen. Exposición de Alejandro Romero Salgado en la Fundación Sebastian

By Sobre 2 ruedasNo Comments

El silencio: clinamen, es una exposición del artista visual  Alejandro Romero Salgado que se inaugura este jueves 20 de octubre a las 19 hora en la Fundación Sebastián -Patriotismo 304, San Pedro de los Pinos, CDMX-. Se trata de piezas que son resultado de la búsqueda que comenzó́ en 1997, en la que se ha dirigido a la abstracción y simbolismo dando como resultado instalaciones, esculturas, grabados y pinturas que se centran, como eje principal, en la investigación del Silencio, el silencio meditado, el silencio abstracto, la acción y contemplación.

“El silencio logra conectar al artista con su interior y con su entorno; posteriormente viene la contemplación, que permite aprehender lo que le rodea; por consiguiente, la realidad que se está viviendo quedará plasmada en la obra artística logrando transmitir -a veces con lenguaje abstracto- la idea específica que el artista quiso plasmar en su trabajo” se explica en la página web de Romero Salgado.

“La realidad del COVID-19 generó un desequilibrio en el ser humano, sin embargo, se han documentado experiencias que, gracias al encierro, muchos artistas crearon obras importantes para la humanidad”, se añade en un ensayo.

Basado en el concepto de clinamen utilizado por Lucrecio, en De rerum natura, para traducir la expresión griega kínesis katá perégklisin (movimiento desviado o inclinado: parénklisis), que sería lo opuesto al movimiento “meramente vertical”, y en la teoría de cuerdas que supone que “las partículas del universo –electrones, protones y otras– no son los componentes elementales y puntuales del universo, sino el resultado de vibraciones de otras entidades elementales llamadas <<cuerdas>>”, hasta  que el material más denso al tacto, que está en movimiento constante, es energía, Alejandro Romero Salgado presenta esta exposición en la que sus piezas -como se ha confirmado a lo largo de la historia en distintas culturas-  muestran que en efecto todo está conectado a través del vacío.

El artista agrega a su obra esta sentencia: La contemplación es silencio, y el silencio es contemplación. Es en la contemplación del silencio en donde se dan las claves para la posterior acción, la cual contiene una Idea clara de lo que se va a realizar. Ahora: contempla y sé silencio.

Se trata de un concepto tan amplio en arte, filosofía y ciencias, que la teoría del clinamen despertó la atención de filósofos como Karl Marx, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Louis Althusser, Michel Serres y Jean-Luc Nancy; el premio Nobel de química Ilya Prigogine apreció su defensa del indeterminismo en el clinamen epicúreo; el término fue retomado por Harold Bloom para describir las inclinaciones de los escritores para «virar» de la influencia de sus predecesores; y ahora Alejandro Romero Salgado hace una obra que se adapta al espacio y al espectador, la simetría, el reflejo, a través de la experimentación de materiales, métodos diversos, y sus posibilidades creativas en la irrupción del entorno y en la propia experiencia perceptiva.

Esto es algo de lo que los espectadores podrán sentir y reflexionar en El silencio: clinamen de Alejandro Romero Salgado en la Fundación Sebastián -Patriotismo 304, San Pedro de los Pinos, CDMX-. La entrada es libre.

“Requiem for Justice” del 27 al 30 de octubre de 2022 en la CDMX

Llega a la Ciudad de México “Requiem for Justice” del 27 al 30 de octubre de 2022.

By Sobre 2 ruedasNo Comments

Un Encuentro Internacional de Artistas, Escritores y Escritoras para la Justicia Social.

Presentado por la organización Action for Hope

Este año, Landscapes of Hope, una iniciativa para fomentar la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, puesto en marcha por la ONG Action for Hope organiza su primer encuentro presencial e internacional anual de artistas y escritores por la justicia social en la Ciudad de México.

Requiem for Justice reunirá en Ciudad de México a más de 60 artistas, escritores y activistas de más de 15 países. Será un programa de cuatro días que incluye debates, conciertos, representaciones teatrales, charlas, exposiciones, proyecciones de películas, recitales de poesía e incluso actividades gastronómicas. El programa de Requiem for Justice se llevará a cabo del jueves 27 al domingo 30 de octubre del 2022 y se desarrollará en el Centro Cultural del Bosque y las exposiciones en el Colegio de San Ildefonso.

El evento demostrará el papel que juegan las artes en la protesta contra la injusticia, y reflexionará y analizará las carencias humanas ante los retos actuales e imaginará un futuro mejor. Requiem for Justice es una oportunidad para celebrar la libertad, la supervivencia y la capacidad de conectar con múltiples agentes.

Action For Hope العمل للأمل surgió a partir de un acercamiento por una delegación de 17 artistas árabes y activistas culturales a los campos de refugiados sirios en Kilis, Turquía y a los campos cercanos a la frontera con Siria en noviembre de 2012.

Algunas de las presentaciones son:

En la Ceremonia de apertura de Requiem for Justice, que será el jueves 27 de octubre que entre las 18:30 y 20:45 horas en el  Teatro Julio Castillo del Centro Cultura del Bosque, se presentará el concierto «Un sonido como ninguno», con la participación de siete músicas de diferentes orígenes culturales que interpretarán piezas nuevas y tradicionales de todo el mundo. como Sulafa Elyas / oud y canto / Sudán; Simona Abdallah / darabuka / Dinamarca y Palestina; Farah Kaddour / bouzouk / Líbano; Cuarteto Telli Turnalar; Eléonore Fourniau / hurdy-gurdy / Francia; Petra Nachtmanova / saz bağlama/ Austria y República Checa; CANGÜL KANAT / saz bağlama / Francia y Kahramanmaraş y Gülay Hacer Toruk / tambor / Turquía.

En esa misma Ceremonia participará la poeta Elsa Cross en el Concierto de apertura La reconocida poeta, ganadora de muchos premios literarios, dará un recital de poesía durante el concierto de apertura, añadiendo a este evento la voz íntima y auténtica de una escritora reconocida en otras latitudes. Elsa Cross es una poeta mexicana nacida en 1946. Es autora de numerosos libros de poesía y de ensayos sobre literatura, mito y religión, y traducción de poesía. Además del Premio Nacional de Artes y Literatura; ha recibido muchos otros premios tanto en México como en Canadá, Francia, Suiza e Italia. Catorce libros suyos se han traducido y publicado en otros países. Tiene grados de maestría y doctorado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesora titular de Filosofía de la Religión, y se ha dedicado a introducir el pensamiento filosófico y religioso hindú.
El viernes 28 de octubre a las  16:30 se llevará a cabo la mesa redonda: Guerras abiertas: una mirada desde el Sur sobre las guerras en Ucrania, Siria y Afganistán; con la participación de Ernesto López Portillo, México – Odai Al Zoubi, Siria – Roya Rahmani, Afganistán – Moderada por: Khaled Mansour, Egipto. Esta mesa redonda abordará algunas de las cuestiones y supuestos centrales sobre las guerras y los conflictos que han afectado al mundo sin cesar durante los últimos 40 años. Las guerras en Afganistán, Siria y Ucrania se ven y analizan predominantemente desde las perspectivas hegemónicas de la geopolítica realista y el orden económico mundial. En este panel, intentamos mostrar cómo afectan a las comunidades locales; cómo las ven los afganos, sirios y ucranianos, y cuál creen que podría ser la salida hacia una existencia más pacífica. Por último, este debate explora si la solidaridad global a través de la acción civil y política organizada podría marcar la diferencia en este sentido.
 El sábado 29 de octubre 2022 en el  Teatro Julio Castillo, entre las actividades que se realizarán entre las 21:00 y 23:00 horas, estarán el poeta mexicano Eduardo Vázquez Martí, poeta, periodista y ensayista mexicano, y actualmente coordinador del Antiguo Colegio de San Ildefonso, quien del ofrece una vívida visión de los problemas actuales que afectan no sólo a nuestro país, sino también a otras regiones del mundo
Ese mismo día Vivir Quintana y Banda femenina ofrecerán un concierto en el que interpretarán canciones originales que hablan de género, amor y justicia social. La música de Vivir Quintana, creadora del famoso himno feminista «Canción sin miedo», es una mezcla de música folclórica tradicional mexicana y de influencias del rock moderno.

 

El domingo 30 de octubre a las 14:30 en el Teatro Orientación del CCB se proyectará el documental “The Territory” (El Territorio) de Alex Pritz. Está cinta  ofrece una mirada envolvente sobre el terreno a la incansable lucha del pueblo indígena uru-eu-wau-wau contra la deforestación provocada por agricultores y colonos ilegales en la Amazonia brasileña. Con una impresionante fotografía que muestra el paisaje titular y un diseño de sonido rico en texturas, la película lleva al público a lo más profundo de la comunidad Uru-eu-wau-wau y proporciona un acceso sin precedentes a los agricultores y colonos que queman y arrasan ilegalmente la tierra indígena protegida. Rodada parcialmente por los uru-eu-wau-wau, la película se basa en imágenes reales captadas a lo largo de tres años en los que la comunidad arriesga su vida para crear su propio equipo de medios de comunicación con la esperanza de sacar a la luz la verdad.
A las 18;30 tendrá lugar la Conferencia del escritor de la India, Harsh Mander: Nuevas imaginaciones radicales para nuestro mundo injusto, en el Teatro Julio Castillo. Harsh Mander, escritor y nominado al Premio Nobel de la Paz 2022 por su trabajo en la India como defensor de los derechos humanos y de la paz con los supervivientes de la violencia masiva, el hambre, las personas sin hogar y los niños de la calle, nos lleva a través de un rápido análisis de las principales crisis que afectan al mundo actual, y nos muestra cómo podemos «reimaginar» un nuevo futuro con fraternidad y solidaridad.
Réquiem for Justice clausurará ese día con la presentación audiovisual Casa dentro de Kinan Azmeh كنان العظمة y Kevork Mourad. Un audiovisual de 60 minutos, Home Within es el proyecto más reciente del compositor y clarinetista sirio Kinan Azmeh, y el artista visual sirio-armenio Kevork Mourad. En esta obra, el arte y la música se desarrollan en contrapunto entre sí, creando una reflexión impresionista sobre la revolución siria y sus secuelas. En lugar de seguir una narrativa, los artistas documentan momentos específicos de la historia reciente de Siria y alcanzan su contenido emocional de una manera semiabstracta. La piedra angular del proyecto fue la única pieza de sonido de imagen, «A Sad Morning, Every Morning».

Esta serie de actividades son una oportunidad para celebrar la libertad, la supervivencia y poder conectar con múltiples agentes.

Action For Hope

Fundado en 2015, es una organización que ofrece programas y servicios culturales de desarrollo y ayuda que satisfagan las necesidades sociales de comunidades marginadas y desplazadas.

AFH cree en el papel que el arte y la expresión cultural desempeñan en el empoderamiento de las comunidades, proporcionando acceso a la cultura y a las herramientas de expresión creativa para enriquecer sus vidas, aumentar su capital cultural y permitir su contribución a la humanidad. Para más información consultar: act4hope.org

Landscapes of Hope

Landscapes of Hope (LoH) es una red global de organizaciones de la sociedad civil fundada en 2019 por Action for Hope con el objetivo de abogar por la colaboración de estos grupos sociales en sus diferentes sectores, y reconocer el papel fundamental de las artes y la cultura en el cambio social.

Desde 2019, la comunidad de LoH se ha convertido en una sólida red internacional de 22 organizaciones miembros, la mayoría dentro del Sur Global. En 2021, LoH comenzó a apoyar tres redes nacionales que siguen su modelo en la India, México y las comunidades de la diáspora siria. Los miembros de la red se reúnen al menos una vez al año y, desde 2020, todos participan en la organización de su evento anual: Requiem for Justice. Para más información consultar: landscapesofhope.org

“Creemos que estamos llevando Requiem for Justice a la ciudad adecuada, donde asuntos como la libertad de expresión, el impacto de la guerra y la justicia climática están en la esfera pública, y donde los artistas son vistos como líderes del cambio social” – Basma ElHusseiny, Directora de Action for Hope.

 

Revisa el programa completo de Requiem for Justice: https://bit.ly/3xTs9jd

Plazas limitadas disponibles en la puerta del Centro Cultural del Bosque INBAL en el día del evento. Asegura tu asiento reservando entradas en línea para conciertos, teatro y proyecciones de cine.
Entradas disponibles a partir del sábado 1 de octubre de 2022, en el Centro Cultural del Bosque INBAL y en la web: https://inba.gob.mx/cartelera
Exhibiciones de arte abiertas el viernes 28 de octubre de 2022 en Colegio de San Ildefonso – Entrada gratuita

 

Málaga se viste de fiesta con el cine francés

By Sobre 2 ruedasNo Comments

Málaga. España.-  Vuelve con éxito y fuerza cultural  el Festival de Cine Francés. La edición 28 inició con las cintas ‘L’innocent’, dirigida y protagonizada por Louis Garrel, y ‘Un an, une nuit’ de Isaki Lacuesta.  Durante ocho días se presentarán con un total de 11 preestrenos exclusivos en España, el festival propone, además, un ciclo homenaje a Sébastien Lifshitz, la sección Focus Documental, un programa de cortometrajes ad hoc en el Centre Pompidou Málaga, y una gala de clausura.

“La experiencia del cine se podría definir como un ritual, un momento para parar, asomarnos a otros mundos a través de una mirilla, que nos enfrenta a nuestras realidades. Pero que también nos da esperanza para el futuro. Y en ese futuro, en el que nos gustaría vivir, estamos todos los aquí presentes año tras año celebrando el cine francófono en esta sala como una tradición que nos enriquece” declaraba Hédi Saim, director de la Alianza Francesa de Málaga, en la inauguración del 28 Festival de Cine Francés de Málaga.

Los integrantes del Jurado Joven del Festival son: Ramona Blau, David Leo García, Pablo Martos Moreno, Lori Reina y Paula Sánchez. 

El Festival ha anunciado la incorporación de Sofian Khammes como otro de los invitados de este año. Junto a Benjamin Voisin, Marie-Pierre Pruvot, Didier Barcelo y Marie-France Brière, el actor estará con el público malagueño para presentar la película Novembre.. El film, dirigido por Cédric Jimenez y protagonizado por Jean Dujardin, reconstruye una operación de alto riesgo liderada por fuerzas especiales griegas en cooperación con la sección antiterrorista de la policía francesa, con motivo del atentado terrorista al local Bataclan, en París. Esta película ha sido vista por más de 500.000 personas en sus primeros cuatro días de proyección en Francia.

También se ha presentado en el marco del festival la exposición colectiva, Je suis. La norme, un espacio dirigido a explorar todas aquellas identidades que se han asumido fuera de la norma, o de lo normativo. Cuenta con la participación de 9 artistas francófonos y españoles, que presentan sus distintos trabajos en torno a este discurso.

La exposición está realizada con motivo del homenaje al cineasta y documentalista Sébastien Lifshitz en el festival. Alrededor de su pieza de videoarte documental Garçons sensibles.  

Alex Huanfa Cheng, Abdel-Ilah Mohamed Mohand, Elena Hipatia, Miriam Jordán, Gorka Postigo, Soufiane Abrabi, Raphaël Chatelain y Emilie Hallard comparten sus propuestas en las que reflejan cómo la normatividad se ha convertido en la norma, en el discurso del sistema, y lo hacen a través de una representación de aquello que se queda fuera de lo oficializado.

Émilie Hallard (Francia) es fotógrafa y editora queer, y trabaja sobre la diversidad de cuerpos y sus representaciones. Su obra ‘Les corps incorruptibles’ deconstruye los estándares de belleza heteronormativos eurocéntricos, embarcándose en una búsqueda de honestidad, aceptación y empoderamiento que ella describe como “una declaración de amor feminista, queer y antirracista”. 

Gorka Postigo (Madrid, 1978) en la exposición encontramos la fotografía que da la bienvenida al espectador, ‘Luc, (París), 20121’. Uno de los tantos ejemplos recogidos en los más de diez años de trabajo del artista. A través de su lente, retrata a una generación con el poder de la libertad para hablar, elegir y debatir sus elecciones personales, identidades políticas, culturales, y sociales. 

La composición ‘ⵜⴰⵏⴻⵜⵜⵉⵜ ⵏⴻⵖ [Tanettit Negh (Nuestra Identidad)]’, de Abdel-Illah Mohamed Mohran (Melilla), emula la vista de feed de Instagram, y está realizada de forma manual y digital. 

Elena Hipatia (Málaga), explora su faceta como ilustradora y diseñadora en la exposición. A través de la autorrepresentación, la artista pretende romper con un modelo de ser humano, el llamado muchas veces “hombre”.  Soufiane Ababri (Marruecos) es conocido por sus llamativos dibujos homoeróticos de hombres, que describen una subcultura queer floreciente y eufórica. ‘ 

Ababri se basa en su vida como inmigrante marroquí gay en Europa con escenas impregnadas de humor y ternura.  Las fotografías de Alex Huanfa Cheng (China) reflejan la diáspora asiática en Francia. Raphael Chatelain (Francia) es director, fotógrafo y activista con un fuerte enfoque en temas e identidades LGBTQ+, su trabajo profundiza en los aspectos políticos y humanitarios que rodean a los sujetos y comunidades que retrata. Presenta una serie titulada ‘(La) Horde’, un reportaje fotográfico del Ballet Nacional de Marsella mientras ensayaba su nuevo espectáculo. Miriam Jordán (Málaga), reivindica a través de las ilustraciones su carácter “no normativo”. y celebro la diversidad y la autenticidad. 

  Fotos: J. Carlos Santana

Fundación Sebastian. Patriotismo 304

Ángela Gurría, Manel Pujol, Luis López Loza, Roger Von Gunten y otros maestros expondrán en la Fundación Sebastian

By Sobre 2 ruedasNo Comments

Del 29 de septiembre de 2022 al 13 de julio de 2023 se desarrollaran siete exposiciones individuales de maestros fundamentales en la historia del arte mexicano contemporáneo, todos ellos que aún viven: Ángela Gurria, Esther González, Martha Chapa, Guillermo Ceniceros, Luis López Loza, Roger Von Gunten y Manel Pujol. Todas tendrán lugar en la Fundación Sebastian (Patriotismo 304, San Pedro de los Pinos) CDMX. La entrada es libre.

No es una muestra de exposiciones individuales sobre una Generación, sino de Grandes Maestros creadores vivos que hasta hoy siguen marcando rumbos y posibilidades de formas para el arte.

El pasado 29 de septiembre inició la primera de las siete exposiciones individuales que se realizarán en la Fundación Sebastián con el objetivo de ser  una muestra homenaje al trabajo de los grandes maestros vivos que les ha tocado ser parte de la evolución que tuvieron las artes visuales en México durante la segunda mitad del silgo XX y que han trascendido hasta nuestros días. Todos ellos personajes vivos y que continuan trabajando cotidianamente en su creación frente al arte.

La primera inició con el catalán Manel Pujol Baladas el 29 de septiembre y estará hasta el 29 de octubre, se trata de Caminos donde la abstracción lírica sigue siendo la firma personalizada de su trabajo artístico en el que recrea toda mezcla de emociones y sentimientos, desde su melomanía exquisita hasta su entorno más terrenal y al mismo tiempo etéreo. En 1997 llegó a México invitado para realizar una exposición “germen de ilusiones”, lugar que lo ha visto consolidar su pintura y arte creativo y desde 1998 reside en México.

 

El arte mexicano cambió cuando unos jóvenes de la época, lo que se llamó Generación de Medio Siglo, hartos de las corrientes tradicionales de la escuela mexicana y la manera de que el muralismo o los artistas reconocidos por las instituciones oficiales, decidieron romper los estilos y las formas y a partir de las exhibiciones de sus obras en el Salón Independiente y así nació “La Generación de la Ruptura”, que aglutinaba a un grupo artistas mexicanos y extranjeros radicados en nuestro país,—cuyo trabajo se inicia entre las décadas de 1950 y 1960— con figuras como  Manuel Felguérez, José Luis Cuevas, Lilia Carrillo, Vicente Rojo, Alberto Gironella y Fernando García Ponce. Ya había llegado Mathias Goeritz, quien destacó por su trabajo escultórico de carácter geométrico, junto con Gunther Gerzso y Germán Cueto. Crucial había sido Rufino Tamayo para incitar, a los entonces jóvenes, a cambiar de ruta. Luego aparecerían figuras como Francos Toledo y Sebastian.

Han pasado más de cinco décadas y el tiempo ha consagrado a algunos de aquellos jóvenes, reconociendo ampliamente sus creaciones a nivel nacional o internacional, pero algunos que ya no están presentes. Celebrar y reconocer a los que aún siguen con nosotros creando pintura, escultura, grabado, artes visuales, incluso arquitectura o diseño, y compartiendo su conocimiento en la academia, ya trascendieron en la historia del arte, pero siguen trabajando y produciendo y eso es lo que veremos en estas exposiciones.

Los artistas que se presentarán no necesariamente pertenecen a una Generación, esta serie de exposiciones se creó con el propósito de mostrar que la historia del arte contemporáneo ya está escrita y sigue siendo el motivo de aquellos artistas que aún viven para reflexionar y crear. Las muestras individuales reunirán a muy diversos creadores que, de algún modo siguen marcando la tendencia de la historia actual del arte en México, se trata de ofrecerles un homenaje en vida por su trabajo artístico y lo que representan en las generaciones que les siguieron o les siguen…

Las siete exposiciones individuales serán en la Fundación del maestro Sebastian, quien abre las puertas de sus galerías para sus amigos y los invita a exponer:

Martha Chapa, quien ha mostrado un trabajo muy característico incluye diversas posiciones y escenarios con la manzana, inaugura el 24 de noviembre hasta el 21 de diciembre 2022. Luis López Loza, un maestro en el grabado, la xilografía, la punta seca, la aguatinta y el buril, se presentará el 19 de enero y hasta el 19 de febrero 2023. Esther González, pintora, dibujante y grabadora, inaugura su muestra el 2 de marzo y estará hasta el 30 de marzo 2023. El muralista Guillermo Ceniceros abre su muestra el 20 de abril al 25 de mayo 2023. La escultora y la primera mujer en convertirse en miembro de la Academia de Artes de México en 1973, Ángela Gurría estará del 1 junio al 30 de junio 2023. El  maestro Roger Von Gunten, nacido en Suiza, en 1933 y nacionaliza mexicano en 1981 y quien aprendió a pintar desde chico al lado de su padre, formándose así la idea de convertirse en artista. llegó a México, en 1957,  y continuó sus estudios y es uno de los grandes maestro vivos de México, su muestra se inaugura  el 13 de julio y estará hasta el 13 de agosto de 2023

 

.

 

Reflejante, pieza con espejos que da, de algún modo, título a la exposición

Espacios radiantes una exposición de Alberto Castro Leñero.

By Sobre 2 ruedasNo Comments

Se inaugura el 8 de octubre a las 13 horas en el Museo de la Ciudad de México (José María Pino Suárez 30, Centro Histórico) y estará hasta el 5 de febrero del 2023.

Reflejante

Espacios radiantes, estructuras permeables es la exposición individual de Alberto Castro Leñero (Ciudad de México, 1951) que ofrece un conjunto de obra reciente, creada específicamente para las salas del Museo de la Ciudad de México por este pintor, escultor y  artista gráfico contemporáneo.

«Se trata de piezas muy sólidas todas de distintas formas que componen o conectan un conjunto dentro del espacio que es éste Museo. El nombre de la obra fue al final «reflejantes» porque hay una pieza de espejos en la que se refleja todo lo que hay alrededor y parece como si fueran espacios expansivos, como un sistema de organismo que se prolongan, que se abren incluso fuera del Museo, por eso también está la pieza que hemos colocado en la plaza de enfrente», conversa Castro Leñero, durante unos minutos de descanso entre los días en los que ha trabajado para ordenar la exposición en las salas del Museo de la Ciudad de México.

“Mi trabajo se mueve entre varios lenguajes, pero continúa una tradición que busca la idea de conectar varias piezas, ir tejiendo con mis obras otra pieza que sea como una especie de instalación en la que incluso que el espectador se parte de la pieza.  Todo está cambiando y es necesario ligar el arte a la realidad, abrirlo a la gente; mi propuesta es que las obras puedan funcionar en lugares públicos; que las obras tengan relación con los espacios arquitectónicos, con la gente, con la ciudad, como formas hibridas conectadas unas con otras”, añade Alberto Castro Leñero.

La exposición está conformada por nueve esculturas de gran formato realizadas durante el presente año. Éstas se complementan con esculturas, pinturas y videos de otros años. La presentación la obra estará acompañada por la instalación temporal de la escultura Túnel plegado (2022) en la plaza Licenciado Primo de Verdad, ubicada justo frente al antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, sede del Museo de la Ciudad de México.

 

La mayoría de los materiales elegidos para la realización de este nuevo conjunto de obra tienen uso industrial, como el hierro, el aluminio, el concreto y el plexiglás. Su elección le ha permitido al artista que sus formas sea visibles desde cualquier ángulo del recorrido. Están abiertas a la auscultación de los visitantes y en ese ejercicio descubrirán cómo se interrelacionan entre sí y el espacio que las alberga.

«A partir de un concepto propio, el de /intercambiador/, Alberto Castro Leñero propone algunas esculturas de gran formato que contienen a su vez otras esculturas, pinturas, video y objetos varios, a partir de los cuales es posible que artistas invitados desarrollen nuevos procesos creativos de duración transitoria en el periodo de presentación de la exposición. Dichas actividades serán dadas a conocer con tiempo», resumen Irving Domínguez, curador, y Germán Rostán, museógrafo, quienes junto con Paola Esquivel, han trabajado con el maestro Castro Leñero para concluir este monumental proyecto que conecta de las diversas formas del trabajo de este artista a lo largo de más de cuatro décadas de explorar en el arte y las diversas manifestaciones que le han interesado; una exposición de la una producción nacional de artes visuales realizada con el estímulo fiscal del artículo 190 de la LISR (EFIARTES)

Muchas de las composiciones que el artista ha realizado en lienzo se han traducido en tres dimensiones y han alentado el desarrollo de sus propuestas de mayor formato, cuya versatilidad ahonda en las posibilidades de la escultura entendida aquí como ente multimodal: es una representación, y a la vez un espacio de tránsito, una plataforma de interacción para otros artistas, un nodo de interacción del público visitante con el espacio arquitectónico y, por supuesto, un artefacto.

Hay una relación dialógica entre su producción bidimensional y tridimensional que le ha permitido realizar propuestas espaciales en las que ciertos conjuntos de obra, organizados como un ensamble, enriquecen sus posibilidades plásticas no solo para el autor sino ante el espectador.

“Desde 1971 que entré a la Escuela de Artes Plásticas he estado estudiando y trabajando a través del arte buscando todo, buscando la vida, buscando la expresión. Mis primeras obras eran más figurativas, pero se dio un cambio más urbano y también más orgánico; hacer pintura en forma más volumétrica me llevó a probar en la escultura. Mi trabajo es experimentar diferentes tipos de lenguajes con una constante que los une: el manejo de la forma. Hay una intención de la forma que se repite y se refleja en la pintura, en la escultura, en el grabado» advierte el artista.

En el año 2002 Castro Leñero presentó en la misma institución la muestra individual Forma, en la cual reunió varios ciclos de trabajo; uno de ellos estuvo conformado por esculturas de mediano formato que ahora se leen como el germen de este ciclo reciente en su producción.

 

Espacios radiantes, estructuras permeables se realizó en un año gracias al estimulo (EFIARTES), y es un trabajo de uno de los artistas visuales más sólidos en México y reconocidos en el mundo. Alberto Castro Leñero participado en importantes muestras colectivas e individuales tanto en México como en el extranjero, desde el Museo del Palacio de Bellas Artes y más de una decena de distintos recintos a lo largo del país. En el extranjero se pueden mencionar las exhibiciones realizadas en el Museo de Arte Contemporáneo en Saitama, Japón, la exposición “México: 300 Años de Esplendor” en el Petit Palais y el Space Cardin, en París y en 2017 presentó su primera muestra individual en Berlín, en el foro cultural de la sede diplomática de México, en donde destacó debido a que uno de sus cuadros logró el precio más alto en una subasta de arte que se realizó en favor de los afectados por el terremoto del 19 de septiembre en México de ese año. En el último año obras suyas se han expuestos en diversas galerías de España, Alemania y Canadá. Su obra se han presentado en diversas galerías privadas en todo el mundo.Y sus esculturas están diversas ciudades de nuestro país y el mundo, la más reciente inaugurada en Estado de Qatar.

 

Invitación

Starlite es posible que regrese a México

By Sobre 2 ruedasNo Comments

Marbella, España.-  La XI edición de Starlite Catalana Occidente, tras una edición de tres meses de duración  ha finalizado la temporada batiendo todos los récords. Superando exponencialmente las cifras pre pandemia y consolidándose como el Festival internacional más importante del mundo; gracias a importantes hitos internacionales que se han logrado gracias a la influencia y el tesón de la pareja de empresarios formada por Ignacio Maluquer y Sandra García-Sanjuán, que lideran el proyecto.

En entrevista  con la presidenta del festival y de la fundación Starlite, Sandra García-Sanjuán, nos habló que no descarta que vuelva Gloria Trevi al escenario de Starlite. 

“Es la primera vez que se presenta en un concierto en España y Europa, Gloria estuvo muy contenta, cenó y vio el concierto de la noche anterior a su presentación. Quería ver y sentirse público, estuvo compartiendo como invitada y lo disfrutó mucho. Me encantaría que volviera, ya que fue todo un éxito su presencia. Además que tuvimos también a Carlos Rivera… He sentido mucho la muerte de su padre, hable con él ya que es un gran amigo de la Casa Starlite. Pero no sólo ellos han pisado el escenario han estado, Alejandro Fernández, Maná, Julieta Venga entre otros mexicanos”.

El informe elaborado por PwC: Impacto socioeconómico del Festival Starlite Catalana Occidente 2012-2022: Dinamizando el destino de Marbella e impulsando la economía de Andalucía y España. especifica el perfil turístico internacional  que visita anualmente el festival  y entre los países Latinoamericanos destaca México con un 3 por ciento.

Al respecto la presidenta del Starlite destacó que la relación  con México es muy significativa debido que  una parte de los fondos de la Fundación Starlite van a México.  Con la Fundación Niños en Alegría, que se fundó hace 20 años con Alejandra Alemán. 

“Siempre estamos muy conectados con México y siempre la prensa mexicana está muy atenta  y nos da mucha cobertura. Nosotros tenemos mucha comunicación por lo que no descartamos la posibilidad de retomar el proyecto de Starlite  en México. Es una de las  prioridades que tenemos y se tiene que ver que se dé”.

Sobre las críticas en torno de que es un festival  muy caro y elitista Sandra, comenta: “Está es la oferta que ofrecemos,  damos mucho servicio. Y al final es como un avión, puedes ir en diferentes clases. Si compras con anticipación te sale más económico y porque planificas. Y se tiene la opción, si te interesa o no. Yo creo que es un proyecto privado del que deben salir los números y es una inversión muy grande montar todo y damos muchas oportunidades para asistir a los conciertos si se compran con anticipación”. 

Sandra García-Sanjuán, para la temporada próxima promete buscar cómo seguir avanzando y conseguir el “guau” de los asistentes y para esto es  necesario trabajar mucho y buscar propuestas diferentes. “Queremos seguir creciendo y reinventarnos para seguir sorprendiendo cada año”.

Un proyecto tan grande lleva mucho trabajo y sin duda alguna Sandra está al frente en todo momento. Sobre el tema de cuando descansa: “Descansas cuando te mueres. Ahora hay que dormir para soñar y ahora me toca hacer muchas cosas”.

Nos comentó que  se han inmortalizados los mejores momentos del festival  y se han emitido  en más de 60 países del mundo en coproducción con Atresmedia Internacional. 15 capítulos de 25 minutos cada uno del programa ‘Universo Starlite, donde brillan las estrellas’ en el que se descubría semanalmente el día a día del festival, por quinto año consecutivo: actuaciones, entrevistas con los artistas y celebrities que pasan por Starlite Catalana Occidente, así como esa parte que los asistentes no pueden ver porque se da entre bambalinas, sobre el escenario, los camerinos o cocinas.; llegando a más de 40 millones de hogares y 96 millones de espectadores de todo el mundo.

Se ha celebrado en el cine Capitol de la Gran Vía de Madrid la premier de su documental Starlite 1Década. Y lo ha hecho por todo lo alto, rodeado de grandes amigos, artistas y asiduos del festival.

Fotos: J. Carlos Santana